jueves, 29 de septiembre de 2011

Arte Gótico Flamenco y Holandes


INTRODUCCION

En grandes lineas podemos afirmar que el arte, como la mejor manifestación de la civilización humana, tiene su evolución y sus características propias sujetas al tiempo y circunstancias. Si tomamos al arte griego como el punto de partida, vemos como avanza al arte románico, mismo que sederá su esplendor al arte renacentista en el siglo XVI.

ORIGEN DEL ARTE GOTICO

Nace al norte de Francia y luego se extiende por toda Europa. El término Gótico es sinónimo de bárbaro, de un arte poco refinado y ausente de las formas estéticas del arte clásico. Este término lo habrá inventado Giorgio Vasari. Sin embargo, al paso del tiempo, el estílo gótico se va imponiéndose hasta ser considerado uno de los mejores.

A comienzos del siglo XII la sociedad está constituida de guerreros y campesinos como fruto de un largo período llamado feudalismo. En esta época se da  paso a la formación de una sociedadd más culta y urbana. Nace la burguesía, las universidades son centros de enseñanza y surgen los monasterios y las comunidades religiosas. Los cirtenciences son los principales, seguidos por los franciscanos y dominicanos. San Francisco de Asís predica el amor. Santo Domingo predica la verdad. Sus seguidores renuncias al mundo y se comprometen a vivir como hermanos en comunidad. Estos anhelos evangelizadores van dando forma a los monasterios, iglesias y casas conventuales, y a un nuevo estilo de arte y de vida.

Por otro lado se desarrolla la vida urbana y el comercio, se aumenta el poder monárquico, se seculariza la cultura, y hay incipientes avances científicos. Nace una nueva clase social que se irá convirtiendo en la clase burguesa.

ETAPAS DEL ARTE GOTICO.

Primero la fase protogótica en el sigloXII. Presenta, en atquitectura, arcos apuntados, doblados y muy abiertos. El alazado interior de cuatro pisos que consiste en arquería, tribuna, corredor y ventanal.

La fase clásica tiene arcos esbeltos, un alzado interior en tres pisos con arquería , tribunal y venetanal y una bóveda rectangular.

La fase manierista se caracteriza por el arco más en punta, el alazado interior en dos pisos, bóvedas con nervios secundariosy rosetones más grandes.

La fase barroca tiene estructuras más sencillas, bóvedas estrelladas, mucha decoración y mayor repertorio de arcos.


CARACTERISTICAS DEL ARTE GOTICO
Frente a las pequeñas y oscuras iglesias rurales del románico, el gótico eleva prodigiosas catedrales llenas de luz. Las caraterísticas del arte gótico mejor se expresan en la construcción de las catedrales. En ellas se notan el uso del arco apuntado y la bóveda de crucería, en la que los empujes están concentrados en los ángulos, permitiendo así abrir grandes ventanales en las paredes laterales de los templos.

FILOSOFÍA DEL ARTE GOTICO

Es la filosofía de la luz. Hasta el inicio de la edad media, siglo XII, la cultura  era restringuida, temerosa, prohibitiva, propia del miedo. Con la fundación de los monjes que salen a luchar contra las herejías muy en boga en el sur de Francia como los alvigenses, la iglesia y su jerarquía clerical toma todo el esplendor de una casta poseedora de la verdad y representativa de una Iglesia pujante. Los templos, entonces, han de tener más luz, más espacio, más esplendor para representar un dogma que viene afirmándose en cada época según las conveniencias clericales. Por eso la arquitectura gótica principalmente se manifiesta en catedrales, monasterios y conventos. La suntuosidad terrenal es la manifestación de la infinitud celestial.

PRINCIPALES CATEDRALES GOTICAS EN EL MUNDO

En Inglaterra las catedrales de Canterbury, York y Westminster.
En Alemania las catedrales de Colonia, Estrasburgo, Marburgo, Magdeburgo y Ratisbona.
En España las catedrales de Zamora, Tarragona, Burgos, Toledo, León, Palma de Mallorca, Barcelona,
En Portugal el convento de Batalha.
En Italia la cartuja de Pavía, el ayuntamiento de Perusa y el palacio ducal Casa de Oro.

EL ARTE GOTICO EN LA ESCULTURA

Las esculturas tuvieronun carácter narrativo en el que las figuras se comunicaban entre sí para expresar dolor,alegría, tristeza. Son importantes el Portico Real de Chartres, la portada de Senlis y Reims.

LA PINTURA GOTICA

Comienza con cincuenta años de retrazo a la arquitectura y escultura gótica. Las caracteristicas de la pintura gótica están dadas en la simbologia, figurass planas, colores vivos, fondos dorados, colores vivos y la abundancia de elementos decorativos que son muy apreciados por los reyes de Francia, los duques de Flandes y de Berry. La pintura góticva y en genral el arte gótico sobrevivió hasta 1.450 cuando llega el arte flasmenco y renacentista.

GOTICO FLAMINGERO


Remarca la sinuosidad de los elementos decorativos que solucionan la forma de las llamas con los arcos.

Fue la ultima etapa del arte gotico denominada tambien gotico final o tardio. Se desarrollo a finales del siglo XIV. Coincide con el desarrollo de la escuela flamingera.
La Peninsula Iberica vivia un momento de reconstruccion y la  arquitectura religiosa cede paso a la aruitectura civil y militar. Las principales construcciones serian las ayuntamientos, castillos, palacios, lonjas etc.
A principios del siglo XV, Flandes se convierte en uno de los principales centros pictóricos europeos, que ejerce una importante influencia en el resto de Europa. El conglomerado político de pequeñas extensiones territoriales que conformaba Flandes hasta fines del siglo XIV, queda unificado bajo el dominio de los duques de Borgoña, que aportan el lujo, el refinamiento y el ceremonial de su corte, a estos territorios densamente poblados. En ellos, una gran actividad comercial, con relaciones por toda Europa, genera una importante burguesía sólidamente instalada en numerosas ciudades, en la que existe una fuerte organización gremial que incluye también a los artistas. Estos trabajan así para una clientela tanto aristocrática como burguesa.

Desde el siglo XIII las experiencias arquitectónicas sólo se destinan al campo de la decoración. El término de gótico florido o gótico flamigero , aludiendo al exceso decorativo, y a la complicada red de elementos vegetales que cubrían los edificios de esta época.


Se puede apreciar en los detalles arquitectonicos los elementos formales caracteriticos.

  • Los arcos decorados con motivos vegetales sobre la estructura.
  •  Uso de curvas y contracurvas
  • Boveda con mucha diversidad de nervios en forma de abanico o estrellados.
  • Arco conopial
  • Se elimina la linea de la boveda y los capiteles.
  •  Predomina las formas pequeñas en la fachada.

Las bóvedas resultan ser más decorativas que realmente estructurales. Aumentan el número de nervios secundarios, dando lugar a bóvedas mucho más decorativas, como las de tercelete, las de nervios combados, etc., pero siendo todas variaciones de la bóveda de crucería, de formas estrelladas
La bóveda abanico Mientras en el resto de Europa se experimenta con la bóveda de forma estrellada, antes mencionada, en Iglaterra aparece ahora la bóveda de abanico , propia del siglo XV inglés. Siguen las mismas pautas estructurales de las bóvedas europeas, pero son mucho más decorativas. Se componen de un taco de carga, que actúa como capitel, un conoide, que es el que distribuye las cargas, y un plafón, por donde los nervios proliferan, creando redes decorativas.

El trazado de curva y contra curva derivado del arco conopial, llega a simular las formas sinuosas de las llamas, es lo que se conoce como flamígero.
La pintura flamenca refleja doble tendencia de gusto. La suntuosidad y el rico colorido. Un afan realista que exige una alta calidad en la ejecucion y una minuciosidad de singulariza cada elemento. Cada objeto representado recoge las necesidades de una clientela tambien burguesa.
Ya anteriormente, las corrientes naturalistas se resaltan en Flandes frente al idealismo y la elegancia del gótico francés e internacional, pero es ahora, y especialmente con el perfeccionamiento de la técnica de la pintura al óleo, que emplea aceite de linaza como aglutinante y barnices y disolventes que aceleran el secado lo que permite una minuciosidad que antes era imposible conseguir. Igualmente, el empleo de veladuras que hacen posible corregir errores, permiten obtener una mayor brillantez de colorido, mejores matices y texturas.
La importancia de la miniatura, aunque ligada a los esquemas del gótico internacional, es clara para la aparición de esta escuela flamenca, que busca conseguir la materialización y el emplazamiento de los objetos en un espacio atmosférico continuo mediante el empleo de sutiles matices luminosos y cromáticos.
La pintura flamenca se basa aún en el artista-artesano medieval, verdadero conocedor de su técnica y de la tradición pictórica, que no pretende la plasmación de una consciente y elaborada teoría de interpretación de la realidad, sino que, como último eslabón de lo medieval, transcribe la apariencia de las cosas, no mediante una perspectiva lineal y matemática, sino mostrando cuidadosamente la realidad dentro de una perspectiva atmosférica intuitiva fruto de la maestría de una buena tradición técnica.

CARACTERISTICAS

  • Nuevo tratamiento dado a la pintura: realismo, gusto por el detalle,
  • Creación de un espacio pictórico
  • Aparición de nuevos temas pictóricos: retrato, paisaje
  •  Técnicas usadas: cuadros sobre madera, uso el óleo.

El Paisaje: lo representan con precisión: hierbas, flores, naranjos ,palmeras, bosques, ciudades, etc.

Detallismo: vestiduras, armaduras, pintan la calidad de las cosas

Monumentalidad: la figura humana está tratada con monumentalidad (trecentismo) formando contraste con la levedad e inestabilidad del gatico internacional.


ARTE GOTICO HOLANDES

La ubicación geografica de este pais contribuyo a que recibieran de forma temprana y directa el arte del gotico frances. En el siglo XV tuvo una gran prosperidad por lo que explica la suntuosidad de su arquitectura gotico flamingera.
Predomina la arquitectura civil, la burguesia se adapta y levantan casas coorporativas por la agrupacion de gremios de artes y oficios. Abundan viviendas particulares que se caracterizan por su remate piñón y su tejado con una gran pendiente.  

En Holanda el arte gotico se introdujo a partir del centro Flandes en la ciudad de Tournai. El Biennenhof de la Haya, es el mejor monumento gotico de arquitectura civil en Holanda.
Los cuadros de los pintores de la epoca dan la idea del conforable y el lujo interior de las casas de los mercaderes flamencos.

El Jardin de las delicias

Es la obra más conocida del pintor holandés Hieronymus Bosch. Se trata de un Triptico pintado al óleo, compuesto por una tabla central y dos laterales (pintadas en sus dos lados) que se pueden cerrar sobre aquella.


El triundo de la muerte

Es una de las obras más conocidas del pintor flamenco Pieter Brueghel Un oleo sobre tabla pintado hacia el año 1562. Escuela flamenca del siglo XVI.



El Matrimonio de Arnolfini

 Jan van Eyck: Óleo sobre tabla. La pintura más realista que jamás se hubiera realizado hasta entonces.


Bibliografía:



viernes, 23 de septiembre de 2011

Exposiciones Quito

Enrique Tábara
Centro Cultural Metropolitano

Biografía
Nació en 1930, es el menor de ocho hermanos, su familia era de clase media no tuvo lujos pero tampoco vivió en la pobreza, su inclinación al arte empezó desde muy pequeño  por que le encantaba dibujar y ganó un concurso  de dibujo donde conoció a la periodista Lilo Linke y le estimulo con sus consejos, desde ese entonces entre los 8 y 9 años empezó a pintar.
Entró a un taller de litografía en la Escuela Filantrópica del Guayas a los 15 años pero se salió por que no se sentía a gusto “copiando” y él quería crear. Un año después se matriculó en Bellas Artes.
Su primera exposición fue en Quito en el Quinto Salón Nacional de Pintura en el año 1951, dos días después de haberse inaugurado ese salón lo admitieron en una muestra colectiva que tuvo apertura en Guayaquil  con otros artistas del momento. El año siguiente hizo su primera exposición individual con temas inspirados en el realismo social de la época y tuvo mucha acogida.
A los 23 años Enrique Tábara empieza a preocuparse por el arte moderno y comenzó su serie de selvas inspirado en su propio descubrimiento de las posibilidades en la vegetación del trópico.
En el año 1955 gaño una beca para ir a estudiar en España y  allá consiguió entrar a la Lonja de Barcelona, una escuela por la cual habían pasado algunos de los mejores pintores de la península.
En 1960 recibió una carta de André Bretón invitándole a representar a España, junto con Miró y Dalí en una muestra de homenaje al surrealismo, y en el 62 salió nuevamente en representación de España a la feria Internacional de Nueva York donde se exhibió “La Maja Desnuda” de Goya y otros cuadros famosos. Dos años después en 1964 regresa al Ecuador. Su tema de pintura seguía siendo precolombino hasta que viajó a Puerto Rico y Nueva York donde pintó sus primeras piernas identificándoles con el nombre de “pata-patas”
Las etapas  más largas de la obra de Enrique Tábara son la precolombina y la de los “pata-patas”, esta última  tiene 17 años.
Ha realizado 108 exposiciones hasta la actualidad, dentro y fuera del país.
Algunos de los premios que ha ganado:
1960 Segundo premio Lausanne “Exposición Suiza de Arte Abstracta”
1967 Guayaquil- Ecuador Primer premio Salón de Vanguardia
1970 Quito- Ecuador Premio Adquisición, “Salón Nacional”
1998 Medalla de Honor Congreso Nacional, 1999 Pincel de Oro Asociación Las Peñas.

Antecedente Histórico
La etapa informalista
El informalismo se basa en  la selección de elementos reales elaborados intelectualmente. El mundo vive la crueldad de la Segunda Guerra Mundial y su sufrimiento posterior influye en la realización cultural de España y de Europa en general. La representación abstracta se desarrolla en los años 50 y 60.
La primera etapa de Enrique Tábara son las selvas y los vegetales, Pronto cambiará hacia una tendencia más geométrica, figuras esquemáticas, seres híbridos que recuerdan a los incas, usando muchos colores y mezclando flores, animales, insectos que crean  diferentes especies.
La pintura informal se da paso cuando va dejando los referentes figurativos y comienza acumular un entramado textual. Esta etapa se sitúa en 1958.
La abstracción de Enrique Tábara exalta la pintura como lenguaje del espíritu y la mezcla de su pasado origen.
La integración de elementos vanguardistas en el siglo XX, con lo precolombino, la figura se esquematiza geométricamente, la composición se sintetiza y se aproxima más a los signos ancestrales.

Análisis Sensorial  y Compositivo



Paralelas Rojas, 2010
Óleo sobre tela
100 x 100  cm
Esta obra me da la impresión de orden. Lo interesante es que  no se repite ningún tipo de pie teniendo todos diferentes tamaños. El color de los pies me gusta mucho, mismo que en un fondo negro hace que resalte el color rosado de los pies.
Se puede observar que todos los zapatos son de diferente estilo, diferente contextura y diferente tamaño. Me puedo imaginar a cada una de las personas que calzan los zapatos con solo ver una de sus piernas y el zapato que usa. La dirección a la que va cada pie, me indica que cada persona  tiene un camino y un pensar diferente que marca la ideología de los seres humanos, es decir su pensamiento y su libertad distintos.. 
Como conclusión pienso que en este cuadro está representado el mundo entero, Cada pie es una manera distinta de ver las  cosas. Cada uno tiene su manera de ver y sentir la belleza aunque todos seamos diferentes, podemos convivir r en un mismo lugar con orden, belleza y tolerancia.

Imágenes en espacios ocres, 2010
Óleo sobre tela
120 x 110 cm
Es una composición minimalista del autor, es muy estricto y simple a la vez, usa lo mínimo de color, las formas son muy simples, no tienen líneas demasiado curvas.
El poco color que usa hace que el fondo y las figuras sean de un mismo tono pero sin embargo se logra destacar las figuras. Las figuras son muy simples y dan la sensación de armonía y tranquilidad. Cuando yo vi este cuadro me dio esa sensación de tranquilidad.
Las figuras parecen un rompecabezas revuelto y alguna de sus piezas están hechas pedazos. Si pudiésemos coger las figuras y ordenarlas y componer la pieza rota nos quedaría un cuadrado. Pienso que esta obra es como el hombre. Somos un rompecabezas en desorden  y algunas de ellas hasta se han trizado, Pero en ese revuelto de piezas se manifiesta el ser humano. Si nuestras piezas estuvieran ordenadas y formaran un cuadrado ya no seriamos humanos, no tuviéramos errores y pasiones. Lo hermoso de ser humano es que nos somos perfectos y podemos conocer a través de nuestras piezas revueltas  muchos sentimientos buenos o malos y tratar de ir alcanzando la perfección por nuestros propios medios.

Árbol Mágico, 1990
Óleo sobre tela
200 x 200 cm
Es un árbol frondoso donde se puede ver hojas de diferente tamaño y color. Igualmente las flores. Pies y piernas cuelgan de las ramas, algunos están vestidos otros no. Y una hoja mucho más grande que las otras, cuelga de una rama y de ella  cuelga otras hojas y otras piernas.
Al fondo hay un arcoíris limitando  el horizonte.  
El color que predomina en la obra es el rosado
La sensación que este cuadro me da es de ilusión y alegría.
También me hace soñar. Los sueños son la magia mediante la cual podemos hacer cosas no permitidos en la vida real. E s necesario soñar para sembrar en el mundo la alegría.

Objetivo Gris, 2008
Óleo sobre tela
120 x 110 cm
El fondo es gris oscuro y las figuras son de un gris más claro.
Parece que es un camino dividido en dos donde estan una serie de piedras. En la derecha del cuadro está un pie y piedras  casi del mismo tamaño. Abajo hay una piedra más larga y la última piedra  que ubicada al costado derecho, vuelve al estado inicial.
El pie está en una posición como si fuera a patear la piedra. La sensación que me da este cuadro es de enfrentamiento, de  lucha.
El pie está pateando una piedra que seguirá en cadena retirando a las otras piedras. En nuestro camino por la vida tenemos piedras  que vamos pateándolas para poder continuar. hasta llegar al fin donde nos enfrentamos con la piedra más grande que nos invita a reflexionar para alcanzar los objetivos trascendentales.

Torso, 1976
Mixta (Acuarela y tinta) sobre papel
77 x 57 cm
La figura del torso de un hombre desnudo, desde el cuello hasta las rodillas con los brazos extendidos.
Me da dos sensaciones y cosas en que pensar.
La primera es que el humano, en la vida rea, actúa sin cabeza, sin razón. Las acciones del ser humano no pueden ser hechas a base de lo que les pide  su estómago o su órgano reproductivo.  Hay que aprender a pensar, o usn todos los actos que realicemos. De esa manera saldremos del montón y podremos ayudar a nuestros semejantes.
La segunda es la perfección del cuerpo humano.
La naturaleza ha sido tan sabía que ha hecho de todos los cuerpos que habitan en la tierra las mejores maquinas que hasta ahora el intelecto humano no ha podido superar. La belleza del cuerpo humano, la vida que tenemos y la vida que podemos dar.

Oswaldo Muñoz Mariño
Biografía
Nació en Riobamba en 1923.  Su padre murió cuando tenía 14 años, razón por la cual se trasladó a Quito con su familia.
Desde su infancia se sintió atraído por el dibujo. Dibujar en cualquier superficie para expresar su creatividad era una pasión que tuvo desde pequeño.
Los años siguientes fueron de mucho sacrificio porque estudiaba el bachillerato y trabajaba a la vez, sin dejar a un lado el dibujo y la pintura. Su curiosidad de leer y observar le llevan a explorar nuevos horizontes. México es el país donde es reconocido su talento.
En la Universidad Nacional Autónoma de México estudia arquitectura mientras trabaja. Su profesión influye en su obra, rincones de ciudades, antiguas edificaciones, detalles arquitectónicos. En 1955 se casa con Cristina Chequer su compañera de vida.
A lo largo de los años transcurridos en México, mantiene estrechas relaciones con personajes de gran prestigio cultural, Frida Kahlo, Gabriela Mistral, García Márquez.
En 1965 gana el primer Premio del Salón Anual de la Acuarela en el colegio de Arquitectos de México que lo proyectara a la celebridad de esta técnica.
A partir de la designación de Quito como la primera ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad, por la UNESCO en 1978, fue la acuarela de Muñoz lo que indujo a la UNESCO para que pinte las ciudades declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad. Recorre América, Europa, Asia y África convirtiéndose en el cronista de las ciudades patrimoniales, captando con su pincel los rincones de las ciudades y pueblos. Sus obras han sido exhibidas en los cinco continentes en múltiples exposiciones alcanzando un gran éxito.
Oswaldo Muñoz inicia y termina absolutamente todas las acuarelas en el lugar seleccionado para ser pintado, no hace retoques posteriores en el taller.
Desde 1951 ha realizado 80 exposiciones de acuarela y dibujo en diferentes galerías y museos del mundo.
Distinciones:
Primer Premio Anual de la Acuarela, México 1965
Pintor de las ciudades declarado por UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad, desde 1978 hasta la actualidad.
Premio Nacional de la Cultura Eugenio Espejo, Ecuador, 1999.

Plaza San Marcos, 1996
Acuarela
20cm x 65cm
Se puede observar que el centro de la plaza  es la pileta, la iglesia que no está de frente sino de lado, adyacente a la iglesia está una casa y los árboles que decoran todo su entorno.
Es una plaza hermosa, los detalles arquitectónicos de la iglesia y la casa son sorprendentes. Los árboles que tapan algunas partes de la iglesia son esenciales, le da un ambiente más puro.
Las calles limpias, sin basura, sin carros, sin personas, sin contaminación visual nos hacen ver la belleza completa del lugar.


Cuenca, 1993
Acuarela
19 x 56 cm

Una cuadra vista desde la calle, con todas sus casas enfiladas. Se puede ver que Cuenca conserva el trazado damero, propio de los cantones urbanísticos españoles.
Cuenca  fue declarada Patrimonio Cultura de la Humanidad en 1999.
Las casas, con las típicas tejas, son muy hermosas. Tienen un aire republicano y las casas guardan la armonía con el medio geográfico.
El encanto de esta imagen es que se puede observar a Cuenca tradicional, un taller artesanal esta a la vista, talleres que cada día van desapareciendo por el predominio de la técnica.

Dresden- Alemania, 1995
Acuarela
24 x 65 cm
Es un paisaje que se observa la parte de un lago y en su perfil las casas e iglesias. Un puente cruza el rio. Tiene un aire barroco.
Los detalles son impresionantes porque a pesar de que es una vista lejana de las casas se puede notar que tiene detalles como pequeñas ventanas.
La sensación que la obra me da es de una ciudad tranquila y aislada, parece que por estar al otro lado del rio se separa del mundo y lo único que le conecta al exterior es el puente.


San Ángel, México. 1977
Acuarela
28 x 38 cm

A la iglesia se la ve desde un ángulo especial para poder captar la cúpula y la puerta principal que da acceso a lo que sería la casa parroquial. Un ramaje cuelga desde el cielo como si fuera  el dedo de Dios. La torre sube,  la rama baja. Suben las plegarias, bajan las gracias celestiales. Algunas personas caminan por la vereda y una de ellas se acerca a la puerta principal.
Las iglesias, por lo general, son codiciadas por los pintores. Seguramente van en busca del misterio porque saben que dentro de él está la belleza. La combinación de colores es genial. La torre y el medio cuerpo de la iglesia es de color rosa como un atardecer, la bóveda es de color tierra, los muros blancos y verdelas plantas excepto un árbol que tiene el color de los años.

Toledo, España. 1999
Acuarela
29 x 38
Esta casa es blanca como la vida sombreada por la pobreza. Me conduce a la intimidad o a la soledad. En tan contadas líneas hay todo un drama humano. Un drama que precisamente no  está hecho de lágrimas sino de pureza o de tumba.
Si pudiéramos vivir en la sencillez otra sería nuestra condición humana.

Edguin Barrera                            
Imaginarios de Papel
Casa de las Artes- La Ronda
Nació en el cantón Baños de Agua Santa, provincia de Tungurahua,  Baños  es un cantón privilegiado de escritores, pintores, poetas, compositores musicales e historiadores. Es la puerta para entrar al oriente y está bañado por el río Pastaza y vigilado por el bravo volcán Tunguragua.
Edwin Barrera estudió en la universidad Estatal de Bolívar – Guaranda y obtuvo el título de Licenciado en Ciencias de la Educación con Mención en Bellas Artes. Actualmente es profesor de arte.
Ha expuesto dentro y fuera del país obteniendo varios premios y distinciones.
Barrera utiliza el esferográfico como pincel. Sus obras llevan el mensaje de cuidar el medio ambiente como una actividad propia de todos los hombres ya que el universo es nuestra casa, nuestra residencia, nuestro hábitat.
La ambición humana mata la vida de árboles, pájaros, ríos y cielos. Los países poderosos piensan en guerras y destrucciones masivas y poco o nada les importa el cuidado de la naturaleza.
Pero a Edwin le impora algo más. La naturaleza está hecha también de seres humanos y ellos tienen una historia, una forma de vida, unas raíces que constituyen la base de todas las civilizaciones. Edwin Barrera se preocupa de lo ancestro, de la cultura de nuestros antecesores, de la vida que engendró vida.
 Noticias Quito dice del artista “La serie Imaginarios de papel mantiene como hilo conductor la relación hombre – tierra, eje de la creación artística de Barrera pero con un acercamiento, casi insinuante, a la actividad poética”
El hombre que ama a la vida es un gran poeta.



Nido
esfero
50 x 77
El pintor Barrera usa para sus obras de arte el esferográfico. La pintura que vemos es un nido, o un pájaro en vuelo, o una flor. O son las tres cosas a la vez sostenidas en un hilo conductor a la tierra.
Me induce el cuadro a la libertad. Ser libre es volar, pero sujeta siempre a las perspectivas de dignidad, honradez y sacrificio. Para volar hay que tener un dido y ello es precisamente la creación del genial pintor. Nido o pájaro que se convierte en flor. Libertad responsable que se convierte en belleza.


El circulo de la Vida
Esfero
 La vida no es rectilínea sino una circunferencia. Somos, dejamos de ser y volvemos a la vida. Esta rueda va y viene mediante el impulso de la energía representado por el artista en una sombra rojiza. La energía que da la vida puede ser interpretada como Dios.


Liberación
Esfero
En el cuadro  predomina un rostro señudo y contemplativo de elementos naturales como una cascada.
No perdamos de vista que Barrera es de Baños, de un lugar donde el agua es santa y santas son sus cascadas y santos son sus ríos. ¿De qué liberación nos habla? La religiosidad baneña es ancestral. Seremos libres o seremos esclavos por la religión.
Al lado izquierdo del cuadro  se desplaza una figura que interpreto como el espíritu que va a regiones desconocidos.


Espacios Compartidos
Esfero

Comparten nuestros elemento andinos. El maíz, la piedra, el nativo, el árbol , la montaña, el sol. Todos somos parte de un mismo todo.
Barrera busca con su arte defender la naturaleza, razón por la que no permite que sus elementos esenciales se pierdan por el predominio de una modernidad que desprecia lo nuestro, lo autóctono.
Es admirable como con el esfero puede dar luz y sombra, un maíz madura qque brota de unas piedras talladas milimétricamente.


Nostalgias Verdes
Esfero

Un rostro blanco ocupa el espacio izquierdo del  cuadro y da color a la nostalgia. La nostalgia es el dolor por la pérdida de un bien, pero lo que nunca se pierde es la esperanza. Quizá el artista quiere dar aliento a los seres humanos que pierden el bien más preciado que es la honradez.
Luego de ver y analizar las obras de Edwin Barrera, también concluyo que a parte de ser un artista plástico es también un poeta.

La exposición de las obras de Barrera está en LA CASA DE LAS ARTES en la Ronda.